Accueil🇫🇷Chercher

Peinture de la Grèce antique

La peinture de la Grèce antique couvre toute la période de la Grèce antique, depuis l'âge du bronze, puis les époques archaïque, classique et hellénistique. Sur cette longue durée, du XIIIe au Ier siècle avant l'ère commune, elle s'est métamorphosée sous toutes les formes qu'elle a prises, qu'il s'agisse de la peinture sur céramique qui demeure la partie la mieux conservée de cette pratique artistique sur panneaux ou murale et parfois sur stèles. La peinture grecque n'est donc pas confinée au support bi-dimensionnel, puisque l'essentiel se trouve sur des céramiques, avec, pour chacune, un volume particulier sur lequel la peinture s'inscrit et avec des petits reliefs qui, parfois, la complètent.

Le jeune porteur de sarisse. Gardien de la tombe macédonienne III d'Ágios Athanásios, Thessalonique. Peinture hellénistique, fin IVe – début IIIe siècle avant l'ère commune. Mur peint. Technique de la peinture sur panneau de bois[N 1].

Les peintures hellénistiques que l'on ne cesse de découvrir dans les tombes de l'élite, en Grèce du Nord, révèlent des artistes de premier plan qui maîtrisaient la représentation des volumes et de la lumière par le clair-obscur et l'illusion de la perspective.

Les traces de peinture subsistant sur les sculptures et les décors architecturaux permettent de se représenter, avec les techniques actuelles, l'effet de la peinture sur les volumes dans l'Antiquité. Mais cette approche est encore expérimentale, sur quelques exemplaires étudiés en laboratoire. Cette étude implique l’histoire anthropologique, esthétique, sociale et religieuse du monde grec antique.

Généralités

Des supports variés : le mur, le panneau, la céramique et la sculpture

La peinture, sur panneaux et murale, était considérée, par les Grecs eux-mêmes, comme « l'essence même du beau et le fond de l'art »[N 2]. La Pinacothèque, lorsque l'on arrivait sur l'Acropole d'Athènes, à gauche, après avoir franchi les Propylées, avait été érigée au milieu du Ve siècle pour en exposer plusieurs chefs-d'œuvre [1], plus précisément une galerie de tableaux, où les panneaux peints étaient accrochés au-dessus d'un lambris d'appui. Ils faisaient l'admiration de tous ceux qui se plaisaient à s'y attarder, tout au long de l'Antiquité, en particulier Pausanias, auteur latin d'un récit de voyage en Grèce resté célèbre par les descriptions détaillées de certains tableaux dont on a conservé le souvenir grâce à lui. Sur l'Agora, la Stoa Poikilè - aussi « Pœcile » dans la traduction de Pausanias - présentait plusieurs grands tableaux de peinture.

Restitution colorée d'un archer du temple d'Aphaïa à Égine, v. 500, fronton Ouest. Exposition « Bunte Götter ». Étude : Vinzenz Brinkmann. Original : Glyptothèque de Munich.

L'histoire a retenu plusieurs noms de peintres par les commentaires élogieux des grecs eux-mêmes ou des voyageurs dans l'antiquité. Les plus renommés de l'époque classique furent Polygnote (470-440), Apollodore (actif autour de 408), Zeuxis (464-398), Timanthe (fin Ve - début IVe siècle), Protogène et Apelle (tous deux de la seconde moitié du IVe siècle)[2]. Les textes grecs et latins qui évoquent la peinture antique, en particulier celle des Grecs, ont été collectés, traduits et groupés par Paul Milliet (1844-1918) puis par Adolphe Reinach (1887-1914) et publiés en français en 1921, puis réédités en 1985[3]. Les descriptions minutieuses permettent de se représenter non seulement l'action mais aussi jusqu'à l'expression des regards, jusqu'au drapé, comment il couvre ou découvre le corps en fonction du moment dans l'image<[N 3]. Mais les peintures, murales et sur panneaux, sont perdues. Cependant les découvertes qui se suivent depuis 1977 et actuellement, des tombes royales et de l'élite hellénistique en Macédoine, révèlent le talent d'artistes hors pair. Ces commandes d'exception n'ayant pu être confiées qu'aux meilleurs artistes, ce serait ceux dont les noms nous ont été transmis par les textes. Mais leur signature n'apparait pas encore, en 2017.

À cette liste il faut ajouter la liste bien plus importante des peintres sur céramique. Certains d'entre eux sont gravés sur les céramiques. Tous les autres étant identifiés par les chercheurs et on leur attribue un nom, de manière arbitraire, en rapport avec le potier, ou avec un vase remarquable la plupart du temps. Leur production pouvant être reconstruite sur des critères esthétiques[4]. Peut-être parce que la Grèce disposait de nombreux gisements d'argile de qualité exceptionnelle, les ateliers de céramistes y ont prospéré tout au long de l'antiquité[5]. Et en raison de sa relative pauvreté dans les autres domaines, le commerce des céramiques a été la source principale d'enrichissement pour Athènes à l'époque classique. La terre rouge de l'Attique et celle, chamois clair, de Corinthe étant particulièrement remarquables[6]. Mais l'essentiel de la production n'était pas décorée : amphores commerciales, céramiques communes et culinaires de « consommation » quotidienne.

Les inscriptions sur les céramiques nous renseignent aussi sur le climat de franche rivalité qui régnait entre les ateliers de céramistes, et qui n'a pas d'équivalent dans le domaine, moins documenté, de la peinture murale ou sur panneau, comme en ce qui concerne la sculpture grecque antique[7]. Par ailleurs, la langue grecque ne fait pas de distinction entre nos « artisans  » et nos « artistes », il n'y a que des « tekhnitai » (« fabricants »)[8].

Restitution des couleurs résiduelles

Il faut noter aussi que la peinture a été, de tous temps employée sur les sculptures[N 4]. Le professeur Vinzenz Brinkmann est spécialiste de cette polychromie[N 5] ancienne à l'Université de Bochum et à la Archaeology Foundation de Munich qui a monté l'exposition à succès : « Dieux en couleurs (en) », tout comme dans le décor architectural. La peinture à l'encaustique était appliquée au moins au IVe siècle sur les grandes sculptures de marbre, comme en témoignent un vase du Metropolitan Museum[9] et le choix de Praxitèle. Au milieu du IVe siècle, la sensualité de son « Aphrodite de Cnide » devait être accentuée par la peinture, réalisée par le peintre Nicias. Celui-ci utilisait, selon Pline l'Ancien[10],« la technique de la circumlitio, où les effets d'ombre et de lumière étaient particulièrement travaillés »[11].

La figure humaine : un motif privilégié et un héritage pour des siècles

Dans les peintures grecques comme en sculpture, le motif qui domine, et de très loin, tous les autres est la figure humaine[12]. Le motif du corps « nu », celui de l'homme bien plus que celui de la femme, est un motif constant et récurrent tout au long de l'art grec antique. Le traitement, apparemment de plus en plus « naturaliste » du corps humain - sujet dominant des représentations figurées - se manifeste par de nombreuses séries de variations du nu dans la Grèce antique.

C'est dans le prolongement de ces variations sur le motif du corps plus ou moins nu que l'art grec fit école et influença profondément tout l'art occidental[13]. On en trouve un exemple dans la tentative de recomposition de tableaux disparus d'après leur description antique : c'est le cas de « La Calomnie d'Apelle » de Botticelli, à la Renaissance, en Italie. C'est aussi le cas de peintures qui s'inspirent de copies romaines, comme « Rencontre d’Hercule et Télèphe en Arcadie », qui est une copie romaine d'après un original grec. Laquelle a servi de modèle à Ingres pour la pose de Madame Moitessier assise[14]. Après son passage dans les musées et sur les sites archéologiques de Rome, Florence, Pompéi, Herculanum et Naples, au printemps 1917, Picasso renoue avec la diversité des peintures de la Renaissance ou de l'Antiquité (par ex. "Jeunes femmes jouant aux osselets", copie romaine d'après Alexandros d'Athènes[N 6]).

Picasso s'est aussi plu à faire référence à la peinture grecque, dans un registre plus étendu, celle sur céramique et la représentation animalière. On peut prendre pour exemple les céramiques réalisées à Valauris[15], où l'on trouve entre 1946 et 52 un motif indéfiniment sujet à variations par les peintres de céramique grecque : la chouette, attribut d'Athéna et symbole d'Athènes.

Pinacothèques

Beaucoup des peintures de grand format, sur panneaux ou murales, se trouvaient à l'intérieur des temples et des autres édifices publics, jusqu'à la fin du Ve siècle, puis de plus en plus dans des édifices privés. La Pinacothèque [littéralement : « dépôt de tableaux »] (milieu du Ve siècle avant l'ère commune), située à gauche des Propylées, l'entrée monumentale à l'Acropole d'Athènes[1], servit à installer une galerie de tableaux, où des panneaux peints étaient accrochés au-dessus d'un lambris d'appui. Bien que Pausanias (au IIe siècle de notre ère), dans sa Description de la Grèce, y parle des images «que le temps n'avait pas effacées» il s'agit bien de tableaux[16], dont deux tableaux de Polygnote. La Pinacothèque était aménagée afin de pouvoir accueillir des banquets publics de 17 lits. Par ailleurs Athènes possédait un autre espace qui présentait des peintures : sur l'Agora, la Stoa Poikilè, (aussi Pœcile dans la traduction de Pausanias) un portique qui présentait plusieurs tableaux de peinture[17], dont une peinture réalisée par Polygnote et offerte par lui à la cité d'Athènes. D'autres collections, privées, ont vu le jour ensuite[18].

Parmi les peintures documentées par Pausanias, celles peintes par Polygnote à la lesché des Cnidiens, à Delphes, ont fait l'objet de nombreuses études en fonction des connaissances dont disposaient les chercheurs. Une étude récente, en 2000, par Catherine Cousin, revient sur ces peintures sous l'intitulé « Composition, espace et paysage dans les peintures de Polygnote à la lesché de Delphes »[19]. Selon Pausanias, les tableaux, [très probablement sur bois], se trouvaient, en symétrie, l'un à gauche, l'autre à droite en entrant.

  • Les vases. Aux origines de la peinture sur vase en Grèce, la richesse des ornements et des scènes peintes sur céramique, devait être extrêmement attrayante, surtout aux yeux des non Grecs. Ces vases peints pouvaient être exposés, utilisés lors des fêtes, à des occasions exceptionnelles, ou offerts[20]. Les scènes, sur les coupes ou sur les autres vases, étaient commentées, permettant à chacun de se distinguer par ce qu'il en disait au cours des banquets. Certains très grands formats, à l'époque classique, comme les coupes du Peintre de Penthésilée de 40 à 70 cm, « étaient à l'évidence surtout destinées à être exhibées »[21]. Il est certain que des « ensembles » de vases, des « services de table », des « services de mariage » ont été commercialisés, parfois pour l'exportation, et préservés en parfait état jusqu'à être déposés dans les tombes. Ce qui montre leur très grande valeur dans le monde antique. Les répliques sont exceptionnelles. Il n'existait pas de  livre de modèle, c'était chaque fois une création[22].

Des communautés d'artisans

À Athènes ces artisans, les technitaï, constituent un milieu[23]. Ils sont beaucoup plus isolés ailleurs. Autour d'un maître-potier, quelques salariés constituent un atelier. Il existe parfois des quartiers de potiers, comme à Athènes et à Métaponte, mais l'étude de ces implantations reste à faire[24].

L'art grec s'est transmis par le savoir-faire (le métier, parfois sur plusieurs générations) et par les styles : les ateliers des quelques cités productrices[23]. Ce qui assure une grande continuité et un enchaînement des phases créatrices. Il n'y a pas de rupture, d'avant-garde. Mais l'esprit de compétition entre les artisans et entre les cités assure cet enchaînement de phases créatrices, son dynamisme.

Une étude globale[25], historique, des productions artisanales (peintures sur vase, figurines de terre cuite, de bronze ou d'ivoire, reliefs architecturaux, stèles funéraires, statues, profils monétaires) offre l'occasion de constater, à un moment donné, des parallélismes entre les formes (peintures /statues, etc.). Par exemple celui que l'on peut constater, à l'époque archaïque, entre l'Éphèbe blond et tel profil par le Peintre de Berlin. Ce phénomène peut être constaté en divers moments de l'art grec. Il faut donc envisager le fonctionnement concret de ces communautés décloisonnées d'artisans, eux-mêmes en partie polyvalents ; il existe des sculpteurs peintres de leurs sculptures, mais d'autres qui confient leurs marbres à des peintres renommés. Leur clientèle les rapproche. Entre eux, ils échangent informations et commentaires autant qu'ils rivalisent. Ces communautés d'artisans semblent apparaître, dans le domaine de la peinture hellénistique, en raison de pratiques identiques de la couleur[26] : les savoirs techniques sont partagés entre peintres de grande peinture et peintres sur céramique, ou sur marbre.

Submycénien XIIIe – XIe siècle

Le Submycénien s'étend de 1200 à 1050 av. J.-C. environ. Il s'agit de la première phase des âges obscurs, la première des quatre périodes de la Grèce antique. À cette époque, la céramique est identique à celle de la civilisation mycénienne. Le Vase aux Guerriers, retrouvé sur l'acropole de Mycènes et datant des environs de 1150-1120 av. J-C. en est un bon exemple. La céramique mycénienne perdure donc au début de l'époque historique, avant de disparaître au milieu du XIe siècle av. J.-C..

Période protogéométrique XIe – Xe siècle

Chiron, le centaure de Lefkandi (Eubée). Protogéométrique, fin du Xe siècle. H. 36 cm. Érétrie, musée archéologique.

Le milieu du XIe siècle av. J.-C. est une période de rupture. La céramique mycénienne disparaît pour de bon, et laisse place au style protogéométrique. Le tour est plus rapide et l'argile est mieux épuré. L’usage de demi-cercles et cercles concentriques dessinés au compas caractérise ce style nouveau.

Période géométrique Xe – VIIIe siècle et orientalisante, 720-600

Parmi les premiers supports, les amphores cinéraires offrent leurs belles courbes au décor à l'engobe noir. Ce sont de grands vases qui ont été enterrés, et qui contenaient les cendres de personnalités suffisamment riches pour être ainsi traitées après leur mort. L'amphore était entourée de nombreux vases brisés sur le bûcher[27].

Le décor peint de style géométrique IXe – VIIIe siècle, inventé par Athènes[28], est d'abord constitué de lignes et d'ondes régulières ainsi que de cercles concentriques tracés au compas. Un décor géométrique envahit progressivement toutes les surfaces disponibles. Puis les figures humaines s'inscrivent, surtout dans le cadre d'objets liés aux célébrations funéraires, en silhouettes juxtaposées dans un décor dense composé en registres superposés, figuratifs en haut et plus géométriques en bas.

Le style orientalisant se manifeste dès vers 720 à Corinthe avec le style protocorinthien, qui invente la technique de la céramique à figures noires vers 690 et se spécialise dans les formes ornementales, détaillées et surtout commercialisables (650-630). Ensuite Athènes se distingue avec le style protoattique (710-600), plus narratif. Tandis que dans la Grèce de l'Est l'art encore géométrique laisse, à la fin du VIIe siècle une grande place aux frises animales, dont les célèbres « chèvres sauvages ». Ainsi se déploie un style plus souple qui invente à profusion formes et scènes nouvelles sur des prototypes orientaux qui servent de moteurs à l'inventivité grecque[29].

  • Amphore cinéraire attique. Géométrique ancien, 900-850. H. 75 cm. Musée de l'Agora
    Amphore cinéraire[30] attique. Géométrique ancien, 900-850. H. 75 cm. Musée de l'Agora
  • Vase monumental signalant la tombe d'un homme. Lamentation de femmes, procession de chars et fantassins.H. 108 cm. Met.
    Vase monumental signalant la tombe d'un homme. Lamentation de femmes, procession de chars et fantassins.
    H. 108 cm. Met.
  • Cratère funéraire attique : l'exposition du corps. Fin du style géométrique, v. 750-735. Met.
    Cratère funéraire attique : l'exposition du corps[31]. Fin du style géométrique, v. 750-735. Met.
  • Ulysse et le cyclope. Col d'une amphore funéraire attique, style noir et blanc, v. 660. MArch Éleusis
    Ulysse et le cyclope. Col d'une amphore funéraire attique, style noir et blanc, v. 660. MArch Éleusis
  • Aryballe protocorinthien en forme de chouette, vers 640. Louvre
    Aryballe protocorinthien en forme de chouette, vers 640. Louvre

Corinthien 625-550. Vases à figures noires attiques archaïques 625-530

Plusieurs caractéristiques pour cette période : les vases à figures noires avec détails gravés, et la rivalité entre les deux grands centres de production de céramique : Corinthe et Athènes. La convention, qui durera longtemps, des femmes en blanc et celle des hommes en rouge ou noir reflétait une réalité, les femmes étant maintenues à la maison et les hommes ayant la liberté d'aller à l'extérieur, la couleur de leur peau s'en ressentait. Un bon exemple pour cette période c'est un petit tableau qui orne la panse d'un vase corinthien : on y voit un groupe de femmes, aux corps blancs, les cheveux dénoués et qui entourent le lit funèbre d'Achille, au visage noir[32]. Des inscriptions permettent d'identifier les acteurs de la scène. Le bouclier à la Gorgone repose au sol. Face aux productions corinthiennes, les vases athéniens s'imposent vers 575-550. Cette période voit se développer la pratique de vastes scènes plutôt que de registres superposés, où les frises d'animaux et géométriques avaient recouvert auparavant la quasi-totalité des surfaces. Le vase François est l'exemple ultime et exceptionnel de scènes superposées sur cinq registres. Avec les vases à figures noires dont l'âge d'or se situe vers 550-530[33], l'usage d'une scène sur chaque face, entre les anses, se généralise et chacun des deux panneaux se détache en clair et mat sur fond noir, brillant. Exékias, peintre et potier, opère cette rupture radicalement et avec une qualité dans la composition des figures et des scènes qui est tout à fait exceptionnelle[34].

La peinture archaïque attique tardive, vers 530 - 480

Cette période voit l'invention des vases à figures rouges et les premières recherches dans l'expression de la troisième dimension. Les détails anatomiques sont précisément retranscrits dans la couleur noire, qui est employée pour le fond mais plus ou moins diluée pour les traits, jusqu'à prendre une légère couleur dorée. Enfin ce sont aussi des céramiques à fond blanc, mais à décor monochrome, noir.

Vers 530, avec l'invention du vase à figures rouges c'est le fond qui est noir, la figure conserve la couleur de la terre cuite, rouge-orangée en Attique. Les détails, autrefois incisés dans le noir, sont tracés au pinceau et à l'engobe noir plus ou moins dilué[38]. La précision des détails convient à un décor délicat, celui que l'on rencontre aussi sur les stèles funéraires et les statues peintes de cette époque à Athènes d'avant la guerre et enfouies après le sac d’Athènes de 480[39]. Rapidement les peintres se confrontent aux premiers essais de représentation du corps de l'homme nu, à l'anatomie détaillée, comme celui du héros Sarpédon, dont Euphronios restitue le corps pantelant avec une minutie étonnante[40] et le bascule en avant, dans la troisième dimension.

La révolution classique, vers 480 - 460

Les héritiers des peintres sur céramique de la fin du VIe siècle abandonnent les décors fastueux. Pour le Peintre de Berlin la figure seule, même parfois sans ligne du sol, occupe tout une face avec force, sans omettre le réalisme minutieux des détails.

Profil et face

Dans le visage de profil, l'œil est de profil aussi. L'ébauche est parfois à la limite du visible, sous forme d'un trait légèrement gravé dans le support, avant qu'il ne soit totalement sec. Le trait définitif ne coïncide presque jamais avec cette ébauche, qui sert seulement à tester une mise en place du sujet. Les peintres maîtrisent toutes les positions et la torsion des corps avec des compositions vigoureuses. L'adoption de la troisième dimension, dans la grande coupe du Peintre de Penthésilée, met au premier plan la mise à mort de la reine des Amazones. Elle ne montre pas sa douleur, telle une véritable héroïne qui croise le regard de celui qui lui donne la mort. Derrière eux, un soldat à gauche, et à droite une Amazone au costume étrange, morte à leurs pieds : vue de face. Comme si la vue de face, exceptionnelle, ne pouvait s'appliquer qu'aux étrangers, aux morts, mais aussi au satyre, à la ménade, à la femme et au banqueteur, enfin, à la Gorgone[41] ; une tradition qui remonte au moins aux premières figures de Gorgone et qui existe aussi dans l'art égyptien.

Révolution classique

Dans la Tombe du Plongeur, le fait qu'il s'agisse d'une tombe à ciste (à coffre) a permis d'en décorer les parois internes. Mais ce n'est pas une habitude des Grecs[42]. Dans ce contexte la scène de banquet à nombreux personnages, dont un jeune échanson et une petite flutiste, est l'occasion de faire vivre pour l'éternité de joyeux convives, qui boivent et chantent, jouent au cottabe et échangent des gestes de tendresse. « Symbolise-t-elle une belle vie préparant à l'au-delà ? Et serait-ce ce passage que signifie, sur le couvercle, la silhouette pure du plongeur qui, au milieu d'une nature à demi chuchotée par deux arbres, va s'engloutir dans l'onde ? »[43].

  • Hoplite armé. Inscriptions (des noms et kalos) en partie effacées. Terre cuite: fond blanc, figure rouge, H. 65,5 cm. 525-475. Acropole
    Hoplite armé. Inscriptions (des noms et kalos) en partie effacées[N 8]. Terre cuite: fond blanc, figure rouge, H. 65,5 cm. 525-475. Acropole
  • Ganymède du Peintre de Berlin, cratère attique à figures rouges, v. 480. Louvre.
    Ganymède du Peintre de Berlin, cratère attique à figures rouges, v. 480. Louvre.
  • Couvercle de la « Tombe du Plongeur ». 480-470. Peinture a tempera sur sinopia (ébauche). Paestum, musée d'Archéologie
    Couvercle de la « Tombe du Plongeur ». 480-470. Peinture a tempera sur sinopia (ébauche).
    Paestum, musée d'Archéologie
  • Idem, intérieur de la tombe, mur Nord. Banquet : jeune homme imberbe (éphèbe) et homme adulte, barbu, qui attire le plus jeune à lui.
    Idem, intérieur de la tombe, mur Nord. Banquet : jeune homme imberbe (éphèbe) et homme adulte, barbu, qui attire le plus jeune à lui.
  • Sportifs au repos et leurs javelots. Peintre de Pistoxénos, médaillon d'un kylix attique à figures rouges, 480-460. Altes Museum, Berlin.
    Sportifs au repos et leurs javelots. Peintre de Pistoxénos, médaillon d'un kylix attique à figures rouges, 480-460. Altes Museum, Berlin.
  • « Achille et Penthésilée », (Grecs et Amazones). Peintre de Penthésilée. 470-460.  Coupe, D. 43 cm. Munich.
    « Achille et Penthésilée », (Grecs et Amazones). Peintre de Penthésilée.
    470-460. Coupe, D. 43 cm. Munich.

La peinture classique, vers 460 - 320

Céramiques à figures rouges : elles manifestent parfois l'influence de la sculpture - le type de corps dont Polyclète a établi le modèle est partout assimilé - et de la grande peinture disparue : celle de Polygnote et Mikon, au trait de contour net et précis, fondée sur une parfaite maîtrise du dessin de l'anatomie. On le voit exceptionnellement sur certaines de ces céramiques, lorsque les figures semblent sans relation les unes avec les autres, sans action qui justifierait leurs gestes et leur rencontre : il semblerait qu'on en ait copié des figures isolées sur certains vases pour en ranimer le souvenir au cours des banquets. Dans la description de Pausanias pour le tableau de Polygnote (470-440), Nékyia, à la Lesché des Cnidiens, la perspective est obtenue par la superposition des acteurs[N 9]. Les tableaux de Polygnote comportaient essentiellement des figures, environ 70 sur chaque panneau. Tout comme le peintre Mykon, dans ces grandes compositions ils s'attachaient par une étude expressive des physionomies et des attitudes à la description des âmes, la détermination des uns, la souffrance des autres[44]. Dans la céramique contemporaine se perçoit le souvenir de ces figures expressives, en particulier avec le cratère des Niobides, au Louvre[45].

Les lécythes, vases funéraires rares, déposés sur ou dans la tombe, sont souvent réalisés sur commande[47]. Cette forme de vase allongé peut recevoir un décor à figures rouges. Dès le Ve siècle, cependant, l'application d'un fond blanc permet de peindre en couleurs avec des effets qui permettent d'évoquer les couleurs de la grande peinture, laquelle était, elle aussi, sur fond blanc. Cependant ces vases sont rares et les couleurs très fragiles. Ils montrent presque toujours les funérailles, et la tristesse, la solitude de ceux qui restent.

L'Italie méridionale voit se développer une production de céramique de qualité, à partir de la fin du Ve siècle, au moment où la céramique à figures rouges décline à Athènes. L'Apulie se met ainsi à produire intensivement une céramique de « style simple », sans excès, et une autre au « style orné », sur des vases de grandes dimensions, aux formes excessives, avec des scènes mythologiques, des monuments en perspective : des scènes complexes rehaussées de couleurs[48]. L'Apulie, avec le style de Gnathia, multiplie les effets de couleurs appliquées avant et après cuisson, sans omettre de jouer avec les petits reliefs, pour des détails coquets. Toujours dans le sud de l'Italie mais plus tardivement, la Campanie produit une céramique inspirée par les grands mythes, dans des scènes à nombreux personnages, dont les superpositions évoquent la profondeur de l'espace[49] et l'intensité, voire le chaos d'un épisode tragique.

À la fin de la période classique, pour les céramistes de Grèce, les marchés de l'Italie du Sud et de la Sicile sont perdus lorsque les ateliers locaux, avec les styles « simple » et « orné », connaissent leur pleine production[22]. Parmi ces derniers les vases d'Apulie sont pris de gigantisme et couverts d'un décor chargé, comme la loutrophore attribuée au Peintre du Louvre, qui sert de référence pour ce peintre et qui dépasse les 90 cm de haut[53]. Les ateliers multiplient alors les scènes à nombreux personnages, détaillées, avec plusieurs couleurs, des petits reliefs et de la dorure. C'est le style de Kertch (un exemple : l'Hydrie des mystères d'Éleusis, 375-350 du Musée des beaux-arts de Lyon).

Les découvertes, effectuées depuis les années 1970, ont profondément modifié les connaissances sur les relations entre peinture grecque, dans la phase de transition entre le classicisme et la période hellénistique, et la peinture romaine[54].

La peinture hellénistique. IVe – Ier siècle

Pella, fin IVe siècle. Mosaïque de Dionysos. Du nez au menton le profil est tracé d'une ligne de plomb.
Pella, fin IVe siècle. Maison du rapt d'Hélène. Chasse au cerf[55].
Le Banquet, tombe d'Ágios Athanásios (près de Thessalonique). 325-300. Peinture murale, H. 35 cm. L. 3,80 m.

Avec la découverte en 1831, dans les ruines de Pompéi, de la Mosaïque d'Alexandre, on a pu se faire une idée de ce que pouvait être la grande peinture hellénistique, avec toutes ses nuances d'ombre et de lumière, de clair-obscur. Il s'agissait très certainement d'une copie[N 12] d'après un modèle hellénistique réalisé, à l'origine, par un très grand peintre[56]. Outre l'intensité de l'action, rendue par l'accumulation des acteurs au premier plan et ceux, bien plus nombreux, à l'arrière-plan suggérés par les lances dressées en rangs serrés c'est l'émotion, sous toutes ses formes, qui se manifeste dans les attitudes contrastées des vainqueurs et des vaincus et par l'expression des visages. Chaque volume témoigne de la maîtrise du clair-obscur.

Depuis le XIXe siècle on croyait perdues à jamais toutes les grandes peintures, seules quelques copies en mosaïque et les rares fresques d'époque romaine sauvant quelques compositions. La découverte, à partir de 1977, de plus de 70 monuments funéraires[57] en Grèce du Nord, appelés par commodité « tombes macédoniennes », bouleversent cette première image de la grande peinture grecque.

La tombe dite de "Philippe II de Macédoine" (plus probablement de Philippe III Arrhidée[58]) la tombe dite « de Perséphone », celle du jugement et des palmettes, la tombe de Lyson et Calliclès, la tombe III d'Ágios Athanásios, ou bien encore le tombeau d'Amphipolis, sont parmi les principaux exemples. Leur étude, avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, permet de retrouver le savoir-faire de ces peintres[59], jusqu'à leur première esquisse gravée dans l'enduit frais et leurs démarches distinctes. La peinture est parfois posée d'un geste rapide et habile, qui correspond à l'instant du rapt de Perséphone, mais ailleurs, dans une autre tombe, on rencontre un modelé fondu avec une frontalité symétrique, non réaliste, afin de donner, toujours au rapt de Perséphone, un caractère majestueux mais sans l'énergie de la première tombe.

Par ailleurs le mélange optique est attesté[60]. Le cycle du « sarcophage des Amazones » de Tarquinia[61] offre une gamme de couleurs vives, dont un fond rose et des drapés et boucliers bleu. Le modelé fondu est relevé d'un trait sombre, précis. Quant à la façade de la tombe de Philippe II, elle a surpris tout le monde avec une scène de chasse qui se passe dans un paysage, nettement dessiné par des lignes de montagnes à l'horizon, des arbres variés et un bouquet d'arbres dans les premiers plans, ainsi qu'un amoncellement de rochers[62]. Avant cette découverte la peinture de paysage semblait avoir été "inventée" par les Romains, plus tardivement.

On constate aussi une très grande diversité de pratiques dans les tombes macédoniennes du IVe siècle[63] : la peinture peut être monochrome, rouge, et simplement au trait noir, mais de nombreuses peintures utilisent aussi la « tétrachromie », avec le blanc du fond, voire des retouches de blanc, et les trois autres couleurs, jaune, rouge et noir. Cela dit, une étude plus fine permet de voir que ces artistes mettaient parfois quelques touches de couleurs, comme le rose et le bleu[64] ; enfin d'autres ont une fonction plus décorative et emploient des couleurs plus vives. Avec ces couleurs les peintres produisent des effets de clair-obscur, par la gradation des tons, du plus sombre au plus clair, sur les volumes, en soulignant ainsi l'anatomie et les drapés qui étaient indiquées d'un trait auparavant. Pour réaliser le clair-obscur, toutes les nuances intermédiaires sont obtenues par mélange, mais souvent aussi par juxtaposition ou superposition de couleurs, afin de trouver les nuances voulues.

Mosaïque du chien assis. IIe siècle lagide. Bibliotheca Alexandrina, Musée

Le blanc, le rouge, le jaune et le noir sont les quatre couleurs, dont parle Pline l'Ancien[65], qui furent utilisées par Apelle, entre autres[66]. Ce jeu de quatre couleurs a été retrouvé, transposé sur les bronzes, grâce à une étude fine des bronzes antiques. On se les représente à tort de la couleur du bronze poli, uniformément doré. Mais il existe dans les textes antiques un indice qui suggérait une autre conception du bronze polychrome : l'évocation d'un "bronze noir". On en a retrouvé la trace[67] : un encrier de Vaison-la-Romaine, dans lequel se rencontrent le fameux noir (du cuivre-patiné avec un composant d'or qui maintient un noir permanent), paradoxalement), le rouge (le cuivre pur), le jaune (en laiton ou en or), et le blanc (de l'argent).

Ainsi les bronziers transposaient les conventions de la grande peinture classique, sa « tétrachromie », dans ce qui était leur domaine de compétence, le bronze. Les mosaïstes faisaient de même, comme on peut le voir dans la Mosaïque d'Alexandre[68]. Allant jusqu'à transposer les traits noirs en lignes de plomb, dans le Dionysos de Pella, et les coups de pinceau du peintre en files de tesselles[69] pour obtenir un meilleur rendu de la lumière sur les volumes. Tous ces procédés ajoutés au réalisme du dessin renforçaient l'effet d'illusion. À l'époque hellénistique d'autres couleurs sont présentes dans les tombes de l'élite macédonienne, comme un bleu vif obtenu par un bleu sur un fond gris[70]. Dans les peintures hellénistiques, donc, la gamme est plus étendue, comme le bleu et le vert[71], dans les mosaïques et dans certaines céramiques peintes a tempera.

Avec des moyens plus réduits, la peinture polychrome sur céramique témoigne d'un savoir commun entre ces artistes et les céramistes-peintres (ou des peintres spécialisés en céramique), comme à Tanagra en Béotie[26], voire à Centuripe, en Italie du Sud. De telles proximités se retrouvent aussi lorsque l'on compare les résultats d'analyses effectuées sur les peintures murales et sur les marbres, qu'il s'agisse d'un trône ou d'une statue[72]. Il peut s'agir de superpositions de couches[73] plus ou moins fines ou de l'usage d'une peinture à l'œuf (tempera à l'œuf), parfois pour produire des couleurs nuancées par la transparence de la couche superficielle[74].

Voir aussi

Notes

  1. Il ne s'agit pas d'une fresque. Cette peinture pariétale « reflète, selon toute vraisemblance, la familiarité des artistes macédoniens avec les peintures de chevalet » , sur bois ou sur toile : Hariclia Brécoulaki dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 100. Sur un enduit mince et sec la peinture est appliquée au moyen de liants organiques. Découvert en juillet 1994. Hauteur de la figure : 1,5 m. env.
  2. Il s'agit d'une parole du peintre Zeuxis, l'un des plus célèbres de l'époque classique, que cite Henri Loirette , dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 6, (propos rapportés par l'auteur antique Lucien de SamosateZeuxis désigne ainsi la technè des peintres, leur savoir-faire, l'art de la peinture], comme « l'essence même du beau et le fond de l'art ».
  3. Tout particulièrement lors de la chute de Troie, le Sac de Troie , l'Ilioupersis , peinte par Polygnote dans la Lesché des Cnidiens, à Delphes. Adolphe Reinach, éd. 1985, p. 88-134 : et p. 133 : Polygnote peint « la modestie des sourcils et la rougeur des joues », et « le vêtement avec cette suprême légèreté qu'il a montrée en faisant tomber ce qui doit cacher, laissant soulever tout le reste au vent. »
  4. (en) « Ex-Peploskore, Acropolis Museum Athens (Variant A) », (essais de restitution colorée des statues grecques, assistés par ordinateur), sur Stiftung Archaeologie - Reconstructions (consulté le ). Ces restitutions s'appuient sur des traces perceptibles, depuis 30 ans en lumière naturelle ou ultraviolette, en éclairage direct ou oblique et depuis 2007 avec un appareillage de spectroscopie ultraviolet-visible et de spectrométrie à fluorescence X : Ulrike Brinkmann et Vinzenz Brinkmann, 2011.
  5. >On emploie le terme de « polychromie », ce qui permet de faire la distinction, semble-t-il, d'avec la peinture murale ou sur panneau ; la peinture sur céramique étant toujours sur un support précisé.
  6. Peinture au trait sur marbre, provenant d'Herculanum, au Musée de Naples. : Anne Baldassari et Marie-Laure Bernadac, Picasso et les Maîtres : [exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 8 octobre 2008-2 février 2009, Musée du Louvre, 9 octobre 2008-2 février 2009, Musée d'Orsay, 8 octobre 2008-1er février 2009, Londres, the National gallery, 25 février-7 juin 2009], Paris, RMN, , 367 p. (ISBN 978-2-7118-5524-7), p. 56-57 (fig. 4, attribution erronée à Apollonios d'Athènes). : la peinture sur Wikimedia Commons
  7. C'est une boite ou un coffret à bijoux. La couleur des frises d'oiseaux, sous cet angle, orangé, aurait dû être noire. Un défaut de cuisson a produit cette gamme de couleurs.
  8. Hoplite armé et en train de courir. Un satyre sur le bouclier. Fragments de plaque athénienne provenant de l'Acropole. Terre-cuite à fond blanc et figure rouge. Entre 525 et 475 avant l'ère commune. H. 65,5 cm. Athènes, Musée de l'Acropole. Inscriptions : MEGAKLES KALOS, effacé, des lettres étant partiellement réutilisées et repeintes en rouge pour GLAUKYTES KALOS. Ces lettres ont aussi été effacées, mais avec plus de violence.
  9. Catherine Cousin, 2000, p. 68. La perspective pouvait être obtenue plus traditionnellement par un étagement des plans, comme sur le cratère des Niobides : Martine Denoyelle, 1994, p. 138-139
  10. Cet ensemble de figures dispersées dans l'espace sans qu'on puisse identifier la scène de la face B fait supposer aux spécialistes qu'il s'agit de figures copiées d'après la peinture murale ou sur panneau. : Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 175 et Osborne 1998, p. 164-168. Ce dernier trouve un procédé identique pour la figure d'un fantôme, Elpenor, à gauche sur le pelike de Boston (comparativement aux deux autres figures, quasiment de profil : (en) « Jar (pelike) with Odysseus and Elpenor in the underworld », sur Museum of Fine Arts, Boston, (consulté le ).
  11. Ce style polychrome a pu servir de moyen pour transposer dans la peinture sur céramique la représentation des volumes et du modelé par des hachures, telles qu'on le pratiquait dans la grande peinture, murale et sur panneaux. Voir cet exemple du Musée de Boston : (en) « Oil flask (lekythos) with Eros seated on an altar holding a wreath », sur Museum of Fine Arts, Boston (consulté le ) [Eros aux chaussures jaunes].
  12. Ce qui a été longtemps été considéré comme des « copies » est analysé par les spécialistes et les problèmes que cela pose permet d'approcher la culture des élites romaines dans leurs rapports à la culture grecque encore vivante à l'époque romaine ou conservée (en mauvais état de conservation) en Grèce ou ailleurs. Valérie Huet et Stéphanie Wyler, « « Copies romaines d’un original grec », ou les arts grecs revisités par les Romains ; in : Partie II : Détournement et création d’images grecques par les Romains », Mètis. Éditions EHESS « Et si les romains avaient inventé la Grèce ? », (lire en ligne, consulté en ).
  13. Vase de terre cuite destiné à une tombe (le couvercle étant fixé au corps du vase) : la femme voilée serait la jeune épousée ou plutôt la jeune fille morte sans avoir connu le mariage : Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 265. Centuripe : colonie sicilienne hellénistique. :(en) « Terracotta vase », sur The Metropolitan Museum of Art (consulté le ).

Références

  1. Spivey, Nigel (trad. de l'anglais), L'art grec, Londres/Paris, Phaidon, (1re éd. 1997), 447 p., 22 X 16 (ISBN 0-7148-9059-6), p. 245
  2. Page donnant accès aux notices des peintres Grecs de l'Antiquité : sur ENS LYON: Peintres Grecs dans Peinture et couleur dans le monde Grec Antique, avec des liens directs vers les textes-sources traduits.
  3. Adolphe Reinach, éd. 1985
  4. John Boardman, 1974 et 1991, p. 10
  5. Robertson, 1959, p. 10.
  6. John Boardman, 1998 et 1999, p. 11
  7. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 26-27
  8. Nigel Spivey, 2001, p. 13.
  9. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 31 et (en) « Terracotta column-krater (bowl for mixing wine and water) - ca. 360–350 B.C. », sur metmuseum (consulté le ).
  10. Agnès Rouveret, 1989. Et sur la polychromie : Christine Mitchell Havelock, The Aphrodite of Knidos and Her Successors. A Historical Review of the Female Nude in Greek Art, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995. p. 13-15 et 51-52.
  11. Alain Pasquier, L'Aphrodite de Cnide : Que savons-nous de l'aspect matériel de la statue ? in Pasquier et Martinez 2007, p. 141.
  12. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 38
  13. Voir en particulier : Inventer la peinture grecque antique, 2011, p. 103-202, et sa bibliographie.
  14. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 272-273
  15. Anne Dopffer (commissaire) et Johanne Lindskog (commissaire) (communiqué de presse), D'une chouette l'autre : Picasso et les oiseaux de nuit, musees-nationaux-alpesmaritimes, , PDF (lire en ligne). Aussi : Bruno Gaudichon (commissaire) et Joséphine Matamoros (commissaire), Picasso céramiste et la Méditerranée, Paris, Gallimard, , 205 p. (ISBN 978-2-07-014107-4)
  16. Pausanias, traduction biblingue : chapitre XXII Propylées, peintures, sur remacle.org.
  17. Pausasias, Chapitre XV : Du Pécile et de ses Peintures..
  18. Agnès Rouveret : « Toute la mémoire du monde » : La notion de collection dans l'Histoire Naturelle de Pline dans Pline l'Ancien, témoin de son temps, 1987, éditeurs scientifiques J. Pigeaud et Oroz, actes du colloque de Nantes de 1985, (ISBN 84-7299-182-2). p. 431-449.
  19. Catherine Cousin, 2000.
  20. John Boardman, 1998 et 1999, p. 266.
  21. John Boardman, 1989 et 2000, p. 239 dans la partie Formes et utilisations.
  22. John Boardman, 1989 et 2000, p. 235
  23. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 29-31.
  24. École du Louvre (colloque), 1999, p. 17.
  25. Francis Croissant, La peinture grecque et l'histoire des styles archaïques, dans : École du Louvre (colloque), 1999, p. 257-263.
  26. Violaine Jeammet, Céline Knecht et Sandrine Pagès-Camagna dans : Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 193-203.
  27. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 59
  28. « Parcours: La céramique grecque - Chefs-d'œuvre », sur Musée du Louvre (consulté le ).
  29. Roland Martin, 1984, p. 106-122.
  30. Qui contient les cendres du mort. « "cinéraire", définition », sur Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (consulté le ).
  31. Céramique monumentale : Maître du Dipylon et peintre de Hirschfeld. Pleureuses nues lors d'une prothēsis (exposition du défunt), détail du registre supérieur. Silhouettes noires. Le cratère était destiné aux hommes, l'amphore (comme celle du musée d'Athènes, cimetière du Céramique) étant réservée aux femmes. : Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 61.
  32. Martine Denoyelle, Chefs-d'oeuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, Paris, Réunions des musées nationaux, , 200 p., 28 cm (ISBN 2-7118-2916-2), p. 44-45
  33. « Amphore à panse attique à figures noires (Exékias) », sur Musée du Louvre (consulté le ).
  34. John Boardman, 1974 et 1991, p. 56-58.
  35. Notice : « Cratère à colonnettes corinthien », sur Louvre (consulté le ).
  36. Gr. : pinax, pl. pinakes.
  37. Pierre Amandry, « Le culte des Nymphes et de Pan à l'Antre corycien », Bulletin de correspondance hellénique, vol. 9, no 1, , p. 395-425 (lire en ligne, consulté le ). Fait partie d'un groupe des plus anciennes peintures sur plaque de la Grèce antique. : Plaques votives de Pitsa (en).
  38. John Boardman, 1975 et 1997, p. 11
  39. Voir à ce propos les célèbres korè du Musée de l'Acropole. En particulier les korè 675 et 674.
  40. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 144-145
  41. Frontisi-Ducroux, 1995, p. 79 et de très nombreuses autres occurrences.
  42. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 153
  43. Bernard Holzman et Alain Pasquier : Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 153
  44. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 175
  45. Martine Denoyelle, 1997, Le cratère des Niobides, (ISBN 2-7118-3622-3).
  46. Face A : Bernard Holzmann, La Grèce, Citadelles, (ISBN 2-85088-050-7), n° 58. Roland Martin, 1984, p. 376-377.
  47. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 190-191
  48. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 206-207
  49. Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 208-209
  50. Notice du musée du Louvre
  51. Sophie Marmois-Sicsic, « Cratère en cloche campanien à figures rouges », sur Musée du Louvre (consulté le ) et Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 208-209.
  52. Le rocher sur lequel elle est assise porte l'inscription ΗΛΙΚΟΝ / Hēlikon, désignant le mont Hélicon.
  53. Loutrophore apulienne éponyme du peintre du Louvre, vers 340-330.
  54. Agnès Rouveret, « La peinture antique entre Grèce et Rome : nouveaux objets, nouvelles approches », Perspective « Antiquité/Moyen-Âge », , p. 25-37 (lire en ligne, consulté le ).
  55. Anne-Marie Guimier-Sorbets dans De la peinture à la mosaïque : problèmes de couleurs et de techniques à l'époque hellénistique. : Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 205-216.
  56. L'auteur de la Mosaïque d'Alexandre est sans doute Philoxénos d'Érétrie, dans la seconde moitié du IVe siècle, lequel a été formé par le peintre Nicomaque, contemporain d'Apelle, de la première moitié du IVe siècle : Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011, p. 229.
  57. Katerina Rhômiopoulou dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 15.
  58. François Queyrel, La sculpture hellénistique. Royaumes et cités, t. 2, Hermann, , 435 p., 29 cm (ISBN 979-1-0370-0162-7, SUDOC 249218119), p. 16-17. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article. Voir aussi , pour une image de la restitution clarifiée.
  59. Hariclia Brécoulaki dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 82-85.
  60. : « Peintres Grecs », Peinture et couleur dans le monde Grec Antique, sur École normale supérieure de Lyon (consulté le ). Direction scientifique : Sophie Descamps, Conservateur en chef du Patrimoine, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre..
  61. Angelo Bottini dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 133-147
  62. « La tombe de Philippe II à Vergina-Aigai : une nouvelle lecture de la peinture de la Chasse », sur Musée du Louvre, (consulté le ). Bonne image de la restitution de la peinture sur : wordpress.com. Questions posées par la scène.
  63. Couleurs et matières dans l'Antiquité , 2006, p. 18
  64. Couleurs et matières dans l'Antiquité , 2006, p. 41
  65. Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXV, 32 (lire sur Wikisource).
  66. Autres peintres : Aétion, Mélanthios et Nicomaque : Couleurs et matières dans l'Antiquité , 2006, p. 51
  67. Inventer la peinture grecque antique, 2011, p. 95-98
  68. Inventer la peinture grecque antique, 2011, p. 13
  69. Anne-Marie Guimier-Sorbets dans De la peinture à la mosaïque : problèmes de couleurs et de techniques à l'époque hellénistique. : Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 216.
  70. Hariclia Brécoulaki dans Splendeur ou durabilité ? Peintures et couleurs sur les tombeaux macédoniens : aspects de leur conservation : Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 101.
  71. Anne-Marie Guimier-Sorbets, id. : Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 206.
  72. Par exemple à Délos : Brigitte Bourgeois et Philippe Jockey dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 174-190.
  73. Une sous-couche de blanc de plomb servant à isoler les couches superficielles de pigments organiques afin de leur donner plus d'éclat. : Hariclia Brécoulaki dans Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 102-103.
  74. Violaine Jeammet, Céline Knecht et Sandrine Pagès-Camagna dans : Sophie Descamps-Lequime (dir.), 2007, p. 195-201.
  75. Plusieurs épisodes de la bataille d'Issos entre Alexandre le Grand et le Perse (achéménide) Darius III. Sans doute d'après une peinture de Philoxénos d'Érétrie ? seconde moitié du IVe siècle(Manuel de l'École du Louvre, 1998/2011 ; page 229). L'un des peintres les plus célèbres de son temps.
  76. Agnès Rouveret, 2011, p. 13
  77. Statuette similaire au Louvre.

Bibliographie et sources de l'Internet

  • Sandrine Alexandre (dir.), Nora Philippe (dir.) et Charlotte Ribeyrol (dir.), Inventer la peinture grecque antique, Lyon, ENS, , 225 p. (ISBN 978-2-84788-237-7) [actes de la journée d'étude, 7 février 2008]
  • Hariclia Brécoulaki dans : Katerina Chryssanthaki-Nagle, Sophie Descamps-Lequime et Anne-Marie Guimier-Sorbets (dir.), La Macédoine du VIe siècle à la conquête romaine : formation et rayonnement culturels d’une monarchie grecque : Actes, colloque international, décembre 2011, Paris, de Boccard, coll. « Travaux de la Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès » (no 23), , 226 + 24, 21 x 29,7 cm (ISBN 978-2-7018-0457-6), « Les origines de la peinture en Macédoine et l’impact de son développement au cours de la période hellénistique ».
  • John Boardman (trad. de l'anglais), Aux origines de la peinture sur vase en Grèce : XIe – VIe siècle av. J.-C.Early Greek Vase Painting »], Londres/Paris, Thames & Hudson, coll. « L'univers de l'art », (1re éd. 1998), 287 p. (ISBN 2-87811-157-5)
  • John Boardman (trad. de l'anglais), Les vases athéniens à figures noiresAthenian black figure vases »], Londres/Paris, Thames & Hudson, coll. « L'univers de l'art », (1re éd. 1974), 252 p. (ISBN 978-2-87811-103-3)
  • John Boardman, Les vases athéniens à figures rouges : La période archaïque [« Athenian red figure vases : The archaic period »], Thames & Hudson, coll. « L'univers de l'art », (1re éd. 1975), 252 p. (ISBN 978-2-87811-114-9)
  • John Boardman (trad. de l'anglais), Les vases athéniens à figures rouges : La période classiqueAthenian red figure vases : The classical period »], Paris, Thames & Hudson, coll. « L'univers de l'art », (1re éd. 1989), 252 p. (ISBN 2-87811-181-8)
  • Martine Denoyelle (préf. Alain Pasquier), Chefs-d'œuvre de la céramique grecque dans les collections du Louvre, RMN, (ISBN 2-7118-2916-2)
  • Sophie Descamps-Lequime (dir.) et Musée du Louvre (Paris). Département des antiquités grecques, étrusques et romaines (éditeur scientifique) (actes du colloque de mars 2004), Peinture et couleur dans le monde grec antique : [actes de colloque, Musée du Louvre, 10 et 27 mars 2004], Paris/Milan, 5 Continents et Musée du Louvre, , 240 p. (ISBN 978-88-7439-375-6)
  • École du Louvre (colloque), Marie-Christine Villanueva Puig, François Lissarrague, Pierre Rouillard et Agnès Rouveret (textes réunis par), Céramique et peinture grecques : modes d'emploi, Paris, La documentation française, , 503 p. (ISBN 2-11-003957-4), p. 257-326, dont Francis Croissant : « Création picturale et traditions stylistiques » p. 257-263, et Ida Baldassare et Agnès Rouveret, « Une histoire plurielle de la peinture grecque », p. 219-231
  • Françoise Frontisi-Ducroux, Du masque au visage : Aspects de l'identité en Grèce ancienne, Paris, Flammarion, coll. « Idées et Recherches », , 190 p., 22 cm (ISBN 2-08-012629-6)
  • Bernard Holzmann et Alain Pasquier, L'Art grec, Paris, École du Louvre. Réunion des musées nationaux - Grand Palais, coll. « Manuels de l'École du Louvre », (1re éd. 1998), 365 p. (ISBN 978-2-11-003866-1)
  • Roland Martin, L'art grec, Paris, Librairie Générale Française, coll. « Le livre de poche », (1re éd. 1984), 730 p. (ISBN 2-253-06573-0), p. 352-387. Une étude croisée des sources et des peintures, sur céramique grecques et murales (« copies » romaines), s'approche des pratiques des peintres, de la façon la plus précise qu'il était possible en 1984.
  • (en) Robin Osborne, Archaic and classical Greek Art, New York, Oxford University Press, coll. « Oxford History of Art », , VII - 270 p. (ISBN 0-19-284264-1)
  • Alain Pasquier (dir.) et Jean-Luc Martinez (dir.), Praxitèle (catalogue de l'exposition au musée du Louvre, 23 mars-18 juin 2007), Paris, Musée du Louvre et Somogy Éditions d'Art, , 456 p. (ISBN 978-2-35031-111-1), p. 130-201 : Alain Pasquier, Les Aphrodites de Praxitèle.
  • Adolphe Reinach (Mise à jour, introduction et notes par Agnès Rouveret), Textes grecs et latins relatifs à l'histoire de la peinture ancienne : Recueil Milliet, Macula, 1995 (1985) (1re éd. 1921), XXX-461 p. (ISBN 978-2-86589-013-2), édition trilingue.
  • Martin Robertson, La Peinture grecque, Skira, , 193 p.
  • Agnès Rouveret (éditeur scientifique), Sandrine Dubel (éditeur scientifique) et Valérie Naas (éditeur scientifique), Couleurs et matières dans l'Antiquité : textes, techniques et pratiques, Rue d'Ulm / Presses de l'École normale supérieure, coll. « Études de littérature ancienne », , 300 p. (ISBN 978-2-7288-0552-5, SUDOC 100500498)
  • Agnès Rouveret, Peintures grecques antiques, Paris, Fayard, coll. « Trésors du Louvre », , 200 p. (ISBN 978-2213619354)
  • Agnès Rouveret, Histoire et imaginaire de la peinture ancienne : Ve siècle av. J.-C. - Ier siècle apr. J.-C., Rome/Paris, École Française de Rome, coll. « Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome », , 577 p. (ISBN 978-2728301744)
  • Agnès Rouveret, Inventer la peinture grecque antique, Lyon, ENS, , 225 p. (ISBN 978-2-84788-237-7) [actes de la journée d'étude, 7 février 2008]
Revues
  • (en) Anastasia Painesi, « Historical Events as a Means of Iconographic Interpretation : The Reconstruction of Lost Greek Historical Paintings of the Fifth and Fourth Centuries B.C. », Cahiers d’Histoire, vol. 31, no 2, , p. 157-179 (lire en ligne)
  • Hariclia Brécoulaki (numéro consacré à « La Macédoine Antique »), « La peinture funéraire macédonienne », Dossiers d'Archéologie, no 347, (ISSN 1141-7137, lire en ligne, consulté le ).
  • Hariclia Brécoulaki, « Sur la techné de la peinture grecque d'après les monuments funéraires de Macédoine », Bulletin de correspondance hellénique, Volume 124, , p. 189-216 (lire en ligne, consulté le ).
  • Ulrike Brinkmann et Vinzenz Brinkmann, « La polychromie dans la Grèce antique [sculptures peintes] », Pour la Science.fr, no 406, (lire en ligne, consulté le )
  • Catherine Cousin, « Composition, espace et paysage dans les peintures de Polygnote à la lesché de Delphes », Gaia : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque, vol. 4, no 1, , p. 61-103 (lire en ligne, consulté le )
  • (it) Paolo Moreno, « Elementi di pittura ellenistica. Actes de la table ronde de Rome (18 février 1994), organisée par l’École française de Rome », Publications de l’École française de Rome, no 244, , p. 7-67 (lire en ligne, consulté le ).
  • Nigel Spivey (trad. de l'anglais), L'art grec, Londres/Paris, Phaidon, (1re éd. 1997), 443 p. (ISBN 0-7148-9059-6)
En ligne sur Internet
  • Hariclia Brécoulaki, La peinture funéraire de Macédoine : Emploi et fonction de la couleur : IVe – IIe siècle av. J.-C., de Boccard, , 664 p., PDF (ISBN 978-960-7905-32-1) [helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/8422/1/A01.048.1.pdf].

Articles connexes

Liens externes

Peintres grecs

  • Page donnant accès aux notices des peintres Grecs de l'Antiquité, avec des liens directs vers les textes-sources traduits :

« Peintres Grecs », Peinture et couleur dans le monde Grec Antique, sur École normale supérieure de Lyon (consulté le ). Direction scientifique : Sophie Descamps, Conservateur en chef du Patrimoine, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre.


Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.